



![]()
![]()
《Westwood | Kawakubo》展覽現場
在墨爾本的維多利亞國家美術館(National Gallery of Victoria,以下簡稱“NGV”),Vivienne Westwood與Rei Kawakubo的作品,因《Westwood | Kawakubo》展覽第一次被放在同一條敘事線上。
她們出生在相鄰的年代,卻成長于兩種社會結構中。Westwood親歷了英國戰后社會的動蕩,經濟蕭條、高失業率、罷工頻繁,她設計的服裝始終帶有明確的立場 —— 反對平庸和麻木,就像她曾經在一次采訪中所說:“我的設計有一種 ‘破壞’的沖動。”Kawakubo則在日本高速現代化的背景下進軍巴黎,渴望打破西方的審美霸權,對形式與功能保持長期的懷疑態度。
![]()
![]()
![]()
“雖然兩位設計師的審美截然不同,但彼此之間卻存在協同效應。”該展覽策展人Danielle Whitfield解釋道,
![]()
這種殊途同歸的叛逆構成了展覽的前提,“我們不想做一個按照時間順序呈現的流水賬式展覽。”Whitfield說。她和策展團隊將展覽劃分成了五個章節:“朋克與挑釁”(Punk and Provocation)、“斷裂”(Rupture)、“再創造”(Reinvention)、“身體:自由和束縛”(The Body: Freedom and Restraint)和“服裝的力量”(The Power of Clothes)。“我們用不一樣的敘事方式刺激觀眾,通過主題來突出所謂的協同效應,同時對比兩位設計師在手法上的根本差異。”這種差異在展陳設計上體現得尤為明顯 —— 她們的作品有時會并排展示,有時分列房間兩側,有時則是獨立的個人展示區。Westwood的作品皆由全身模特展示,姿勢頗具戲劇張力。對于那些沒有原版頭飾的造型,策展團隊邀請了制帽大師Stephen Jones進行還原。Kawakubo的作品則用沒有頭和腿的半身人臺呈現,更像是“可穿戴的物體”,而不是單純修飾身體的衣物。
![]()
![]()
![]()
![]()
從上至下,從左至右:
Vivienne Westwood 1994秋冬系列
Comme des Garc?ons 1997春夏系列
Vivienne Westwood 1993秋冬系列
Comme des Garc?ons 2016秋冬系列
在這樣的展陳語境中,展覽開啟了第一個章節 —— “朋克與挑釁”。這是故事開始的地方,二戰后,青年群體對既有的社會秩序普遍失去信任,他們破壞、反諷、拒絕修飾,用音樂和服裝表達憤怒和不滿,站在主流對立面的朋克文化應運而生。對Westwood而言,朋克幾乎與她的生活經驗重合。20世紀70年代,她與Malcolm McLaren在倫敦國王路開設了“性”(SEX)和 “煽動者”(Seditionaries)兩家店鋪,售賣的衣服彰顯了早期朋克美學的特征:被撕裂的面料、裸露的結構、帶有諷刺意味的圖像,讓服裝本身成為對世俗規范的挑戰。
![]()
![]()
相較之下,Kawakubo與朋克之間的關系更為間接。她并未直接參與英國的反主流文化運動,卻在同樣的時代大背景下,對西方主導的時裝體系提出質疑。她早期的黑色系列、刻意呈現的破損感與不對稱結構,在巴黎引發強烈爭議。她揭示了朋克精神的另一種可能性 —— 衣服為何需要看起來精致、合身或完整?Kawakubo一直與朋克精神惺惺相惜,這種摒棄諂媚、拒絕逢迎的態度,幾乎貫穿了她的每一個系列。
隨著展覽進入第二章節“斷裂”,繼而過渡到第三章節“再創造”,兩位設計師在共同的激進立場上逐漸顯現出不同的設計路徑,“Westwood喜歡從歷史中汲取靈感,而Kawakubo總是追求前所未見的新事物。”Whitfield用一句話概括了這種差異。
1981年成為這一分化的重要節點。這一年,Kawakubo在巴黎舉辦了她的首場國際時裝秀,展出的系列為“海盜”(Pirate)。幾乎在同一時間,Westwood也在倫敦奧林匹亞展覽中心完成了自己的首秀,推出的系列同樣命名為“海盜”(Pirate)。這一名稱上的巧合是偶然,卻也標志著兩位設計師各自完成了一次重要的創作宣言。“海盜”系列開啟了Westwood畢生的探索方向,她像是一個瘋狂的歷史學家,沉浸于傳統的剪裁工藝、面料處理方式和服裝結構。在1981年至1985年間的系列作品里,她將古典服飾、藝術史、全球民族服裝和街頭文化融合,構建出一套高度混雜卻邏輯自洽的美學體系。
![]()
![]()
這種方法在1990年代進一步深化。在1990年推出的“肖像”(Portrait)系列中,Westwood在緊身胸衣表面印上了18世紀藝術家布歇(Fran?ois Boucher)的油畫。那些原本束縛女性的服裝結構,以及洛可可時代的浪漫和華麗,都在她手中轉化成為了具有攻擊性的設計語言。到了1993年的“英倫狂熱”(Anglomania)系列,Westwood溯源了英國的傳統文化,大量運用了羊毛、粗花呢和蘇格蘭格紋,結合法國高級定制與薩維爾街西裝的剪裁手法,設計出了蘇格蘭格紋絲綢婚紗。這件婚紗在秀場上由超模Kate Moss演繹,造就了時裝史上的經典一幕 —— “如果不展出這件作品,觀眾們會失望的。”Whitfield打趣地說。
Kawakubo的“海盜”則指向另一條路。“服裝究竟是什么”是她自始至終的創作議題,她創立的Comme des Gar?ons是現代主義登峰造極的產物,拒絕被傳統束縛,對新穎和原創的追求近乎偏執。Kawakubo熱衷于嘗試實驗性的制版工藝、研發專屬面料,盡管在2016秋冬“18世紀朋克”(18th-Century Punk)系列中借鑒了歷史上的服裝廓形和材質,卻對其進行了高度抽象的處理。
雖然路徑不同,但Westwood與Kawakubo的作品仍然展現出了共同的專業根基。她們都深諳高級時裝的核心要素——剪裁、工藝和面料之道。二人對西方的剪裁傳統和男裝體系都有著濃烈的興趣,并且在各自的實踐中給予了不同的解讀。Westwood所強調的精準收腰與貼身結構,并非為了塑造溫順的“女性化”身形,而是賦予了身體力量感。Kawakubo則長期研究她所稱的“服裝基礎款”(the basics of clothing),大多源自男裝。男士的長褲、襯衫和休閑西裝在她的設計中被反復解構、重組,從而持續打破時尚行業的性別二元論。

兩位自學成才的設計師,從未受過學院的正統訓練,卻成為了引領整個行業的先鋒。也正因如此,她們對于服裝的討論,遠不止于服裝本身,而是牽動了關于身體如何被觀看、規范和想象的討論上。在這一層意義上,展覽進入了“身體:自由和束縛”這一章節。
“這是她們差異最大的部分。”Whitfield說。20世紀90年代中期,主流時尚界推崇極瘦或健美的標準化身材,而Westwood與Kawakubo不約而同地選擇了背道而馳,但方向卻截然相反。Westwood選擇了“諷刺性的過度女性化”,運用巨大的臀墊、緊身胸衣和籠狀裙撐,把女性特征夸張到荒謬的地步,以此反抗被物化的性感。1995春夏系列“情色地帶”(Erotic Zones)是最具代表性的系列之一,也是展覽集中產出的一個系列。而秀場上的經典瞬間,莫過于Moss化著法國“斷頭王后”Marie Antoinette的妝容,只穿著一條迷你裙,手里拿著一根夢龍雪糕走秀的畫面。這一幕戲虐又挑釁,打破了高級時裝的嚴肅感,Westwood通過這種方式嘲弄了所謂的“淑女”規范。
![]()

![]()
Kawakubo則選擇讓身體退居幕后。在1997年推出的“身體遇見服裝-服裝遇見身體”(Body Meets Dress - Dress Meets Body)系列中,Kawakubo做了一個在當時看來近乎瘋狂的決定:她選用了輕盈的羽絨墊,將其塞入緊身彈力尼龍面料之下。但這些填充物并沒有出現在胸部或臀部來增強性感,而是出現在了后背、肩膀、側腰甚至腹部,制造出類似腫瘤、駝背或是畸形懷孕的視覺效果。當時的媒體驚恐地稱之為“卡西莫多”,認為這是對女性美的褻瀆。在Kawakubo的設計中,服裝不再服務于塑造理性的身體,她向整個時尚行業發問:當身體被遮蔽、被打斷,甚至被扭曲后,是否就可以逃離凝視?
![]()
或許對Westwood和Kawakubo來說,服裝始終都是發聲的工具。在展覽的最后一個章節“服裝的力量”中,對于服裝和身體的討論進一步被推向了社會層面。在Westwood職業生涯的后期,她將環保、社會不公現象和政治立場直接寫入了設計中,讓文字和圖像成為時裝的一部分,比如展覽展出的“混沌點”(Chaos Point)系列。Kawakubo的回應更為內省,雖然同樣關注全球危機帶來的焦慮,但她卻拒絕直接的口號,那些看似抽象、難以穿著的服飾,是她對于規則和傳統的持續抵抗。
當我們再次回望這兩位設計師長達半個世紀的創作生涯時,或許會發現關于“前衛已死”的論調是多么蒼白。在這個被社交媒體算法與商業報表裹挾的時代,無論是Westwood大張旗鼓的朋克精神,還是Kawakubo對于時尚展開的哲學式追問,都在時刻提醒著我們:時尚不僅意味著你穿了什么,更關乎你是誰,以及你想對這個世界說什么。
關于展覽的種種幕后,Whitfield也與我們分享了更多。
![]()
為什么會選擇將Vivienne Westwood和Rei Kawakubo的作品并置,這次展覽的緣起是什么?
NGV一直有一種展覽模式,就是將兩位頂尖藝術家的作品并置對話。以前我們做過Keith Haring與Jean-Michel Basquiat,但我們從未在女性藝術家或時尚設計領域做過這種嘗試。所以在這個雙人并置的框架下,考慮到我們館藏中有超過100件Westwood的作品和超過300件Comme des Gar?ons的作品,我們覺得這是講述這兩位女性的故事的絕佳機會。
面對數百件館藏,選擇展品的標準是什么?在這個過程中有什么意外的收獲嗎?
我們的挑選邏輯是:先根據主題看我們有什么,再看缺什么。對于缺口部分,我們會向不同地區的國際博物館借展,也會聯系Westwood Heritage檔案庫和Comme des Gar?ons品牌方。
在這個過程中發生了一件很令人驚喜的事,Comme des Gar?ons向NGV捐贈了45件作品。這極大地填補了我們館藏的空白,讓我們能夠展示過去十年Comme des Gar?ons的秀場作品。還有一個幕后趣事,我們有一件1992年被收入館藏的Vivienne Westwood裙子,一直缺配套的夾克。我在寫展簽文字時隨手在網上搜了一下,發現意大利竟然有買手在賣那件夾克!我立刻決定買下它。這件夾克在展覽開幕前三天才終于抵達墨爾本。
![]()
![]()
有沒有哪件作品是你覺得“必須”包含在展覽中的?
有的。除了Westwood那些受18世紀藝術和服裝啟發的作品外,還有一件絕對的經典:那是從澳大利亞國家美術館(堪培拉)借來的、由Kate Moss在秀場演繹的蘇格蘭格紋絲綢婚紗,這是超模時代的標志性作品。
對于Kawakubo,因為她依然活躍,我們要確保有最新的作品。我們非常幸運地購入了她2024/2025秋冬系列的三件作品,探討了西裝剪裁與男裝規范。這讓展覽能夠緊跟當下。
![]()
![]()
在今天,許多人可能依然覺得這兩位設計師的作品“丑”或者“怪”。你們如何引導觀眾去理解她們的作品?
人們對陌生事物的本能反應往往是“我不懂”或者覺得怪。我們希望觀眾看到服裝背后的深意。比如Westwood將朋克的破壞感與高級定制結合,打破了高雅與低俗的界限。而對于Kawakubo,當你看到破洞、磨損或者四個袖子的衣服時,不要覺得這是問題,這是一種對美的全新理解:為什么衣服必須是實用的?這也是她在20世紀80年代提出的“乞丐裝”美學,即破損也可以是美的。
![]()
![]()
策劃這次展覽最大的挑戰是什么?
最大的挑戰是搞定展品清單,特別是借展。向大型博物館借展需要提前一年申請,這期間的等待和不確定性是最折磨人的。整個籌備期整整兩年。從構思提案、申請借展、撰寫畫冊、展廳設計,到最后定制特殊的模特 —— 特別是Westwood的鞋跟非常高,我們需要定制踮起腳的特殊人臺。
![]()
采訪、撰文蔡雨彤
編輯Mark Liu
圖片承蒙美術館提供
攝影Sean Fennessy
![]()
![]()

特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.